------------

Popkultur

Zeitsprung: Am 9.11.1973 erscheint „Piano Man“ von Billy Joel.

Published on

Anekdoten, Jubiläen und wilde Geschichten: Was an diesem Tag in der Welt der Musik passiert ist, lest ihr täglich in unserem Zeitsprung. Heute: 9.11.1973.

von Timon Menge und Christof Leim

Als Billy Joel am 9. November 1973 sein zweites Album Piano Man veröffentlicht, gelingt ihm damit der endgültige Durchbruch. Zudem verschafft ihm das Werk den Spitznamen, den er bis heute trägt. Die Songtexte erzählen die Geschichten, die er als Barpianist in Los Angeles erlebt hat.

Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT

Hört hier in Piano Man rein:

Klickt auf „Listen“ für das gesamte Album.

Vor der Veröffentlichung seines wohl größten Meilensteins steht es nicht gut um Billy Joel. Der Berufsmusiker aus New York hat einen schlechten Plattenvertrag unterschrieben, seine Karriere mag nicht so recht in Gang kommen. Sein erstes Album Cold Spring Harbor von 1971 droht zu floppen, bevor es überhaupt in die Verkaufsregale kommt, denn für die Produktion steht nur wenig Budget zur Verfügung, und die kleine Plattenfirma hat kaum Möglichkeiten, das Album zu bewerben. Als dann auch noch der Tontechniker Mist baut und den Geschwindigkeitsregler viel zu hoch dreht, scheint der schnelle Tod der Scheibe besiegelt. In der Tat handelt es sich bei Joels Debüt bis heute um eines von nur zwei seiner Alben, die keinen Platinstatus genießen.

Rocky Balboas verloren geglaubter Bruder: Billy Joel zu Beginn der Siebziger.

Um trotz aller Schwierigkeiten die Miete bezahlen zu können, nimmt er einen Job als fester Pianist des Executive Room an, einer Bar in Los Angeles — ein Ereignis, das seinen Werdegang in Lichtgeschwindigkeit voranbringen soll, wie sich herausstellen wird, denn die Arbeit als Barmusiker inspiriert ihn zu den Texten, die er 1973 auf Piano Man verewigt.

Der Durchbruch folgt auf dem Fuße. Joel spielt den Song Captain Jack zusammen mit einer Band im Radio — und landet einen Hit. Das Stück kommt so gut an, dass die Nachfrage rapide ansteigt. Auch Columbia Records wird auf den Nachwuchsmusiker aufmerksam, verhilft ihm zu einem neuen, besseren Plattenvertrag und bietet ihm an, ein ganzes Album zu veröffentlichen. Das Ergebnis erscheint am 9. November 1973: Piano Man, ein kleines Meisterwerk, das tolle Geschichten, hervorragende Studiomusiker und zahlreiche Musikstile unter einen Hut bringt. Die Platte erreicht Platz 27 der US-Charts und verkauft sich bis heute mehr als vier Millionen mal.



Vor allem der Titelsong katapultiert Joel nach vorne. Darin singt der Künstler von trinkenden Menschen in einer Bar, die von ihrem „Piano Man“ bespaßt werden möchten. Bis heute schließt Joel jedes seiner Konzerte mit dem Song, bevor er die Zugabe spielt. 2006 erzählt er der britischen Tageszeitung Metro: „In der Bar arbeitete ich etwa sechs Monate. Ich nahm den Künstlernamen Bill Martin an und mogelte mich durch. Warum das Stück so berühmt wurde, weiß ich auch nicht. Es ist wie mit einem Karaoke-Song: Die Melodie ist nicht sehr gut und wiederholt sich oft. Die Texte sind wie Limericks. Ich war schockiert, und es war mir peinlich als Piano Man ein Hit wurde. Aber meine Songs sind wie meine Kinder, und wenn ich mir dieses Lied anschaue, muss ich sagen: Das Kind hat sich toll entwickelt.“



Eine besonders schöne Geschichte verbirgt sich hinter dem Stück You’re My Home: Das Lied über einen heimatlosen Menschen, dessen große Liebe zu seinem Zuhause wird, handelt von seiner späteren Frau und Managerin Elizabeth Weber. Weil sein Kontostand am Valentinstag zum Fürchten aussieht, möchte er ihr wenigstens ein Lied schenken, denn er könne ihr zwar kein Haus kaufen, aber Elizabeth sei sein Zuhause. Leider wird 1982 die Ehe geschieden. Im Jahr 2015 heiratet Joel seine vierte Ehefrau Alexis Roderick.


Zeitsprung: Am 9.5.1949 kommt Billy Joel zur Welt.

Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT

Popkultur

5 Songs, die jeder Fan von Donna Summer kennen sollte

Published on

DONNA SUMMERS
Titelfoto: Fin Costello/Redferns/Getty Images

Als „Queen Of Disco“ hat sie uns während ihrer jahrzehntelangen Karriere gleich mehrere Songs für die Ewigkeit geschenkt. Diese fünf Tracks von Donna Summer stechen besonders heraus.

von Timon Menge

Hier könnt ihr euch einige der größten Hits von Donna Summer anhören:

5. I Feel Love (1977)

Als Donna Summer und ihre beiden Produzenten Giorgio Moroder und Pete Bellotte im Oktober 1976 die Arbeit an Summers fünftem Album I Remember Yesterday aufnehmen, schwebt dem Trio ein Konzept vor. Jeder der Songs auf der Platte soll für eine musikalische Dekade stehen, ob die Swing-lastigen Vierziger oder die funkigen Siebziger. Mit dem letzten Stück I Feel Love möchten die Drei einen Blick in die Zukunft riskieren. Ob der Moog-Synthesizer, Summers apathischer Gesang oder der monotone Rhythmus: Tatsächlich klingt das Stück verdächtig nach 1980, obwohl der Song bereits 1977 erscheint. Die Redaktion der Financial Times spricht in einem Artikel von 2016 sogar von „einer der einflussreichsten Aufnahmen aller Zeiten“. Brian Eno habe 1977 zu David Bowie gesagt: „Diese Single wird die Club-Musik für die nächsten 15 Jahre verändern.“ Zweifelsohne dürfte Summer mit I Feel Love großen Einfluss auf die elektronische Tanzmusik genommen haben.

Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT

4. Last Dance (1978)

Auch mit dem Song Last Dance verändert Summer die Disco-Musiklandschaft. So baut Produzent Bob Esty zum Beispiel zwei balladeske Parts in die Nummer ein. „Soweit ich weiß, wurde das in einem Disco-Track vorher noch nie gemacht“, erzählt er 2010 in einem Interview. Den Credit für die Änderungen sackt allerdings Songschreiber Paul Jabara ein, der den Song ursprünglich komponiert hatte. Außerdem kassiert Jabara einen Golden Globe sowie einen Grammy. Und nicht nur das: „Er nahm auch den Oscar entgegen“, so Esty. „Dadurch habe ich eine bittere Lektion gelernt.“ Der Oscar kommt zustande, weil der Song Last Dance ein wichtiger Bestandteil des US-amerikanischen Musikfilms Gottseidank, es ist Freitag von 1978 ist. Um eine Hollywood-Sternstunde handelt es sich bei dem Streifen zwar nicht, doch Donna Summers Performance am Ende des Films kann sich mehr als nur hören und sehen lassen.

3. Hot Stuff (1979)

„Lookin’ for some hot stuff, baby, this evenin’ / I need some hot stuff, baby, tonight“! Ob in den Siebzigern aufgewachsen oder nicht: Diese Zeilen aus dem Donna-Summer-Song Hot Stuff von ihrem siebten Album Bad Girls hat wohl jeder schon einmal gehört. Mit dem Stück unternimmt Summer im Jahr 1979 ihre ersten Ausflüge in den Rock-Bereich und landet damit nicht nur zuhause in den USA auf Platz eins der Singlecharts, sondern auch in Australien, Kanada und der Schweiz. Zu den Komponisten des Stücks gehört unter anderem der Münchner Harold Faltermeyer, der im Lauf seiner Karriere mit Größen wie Donna Summer, Patti LaBelle, Glenn Frey und Billy Idol zusammenarbeitet und Soundtracks für zahlreiche Hollywood-Filme schreibt, wie zum Beispiel Beverly Hills Cop und Top Gun. In manchen Clubs läuft Hot Stuff heute noch, mehr als 40 Jahre nach der ersten Veröffentlichung.

2. Bad Girls (1979)

Auf die Idee für den Titeltrack ihres siebten Albums kommt Donna Summer durch einen unangenehmen Zwischenfall. Ein Polizeibeamter hält eine der Assistentinnen der Disco-Queen für eine Prostituierte und geht die junge Dame dafür aufs Übelste an. „Bad girls / Talking ‘bout the sad girls“, singt Summer später und beschäftigt sich im Text des Stücks sehr offen mit dem Thema Prostitution. Das Ergebnis: ihr größter Hit neben Hot Stuff. Ganze fünf Wochen belagert Summer mit Bad Girls den ersten Platz der US-Singlecharts, in sieben weiteren Ländern reicht es immerhin zur Top Ten. Die Textstelle „Toot Toot! Ah! Beep Beep!“, leiht sich Summer von Joe Cuba, dem „Father Of Latin Boogaloo“. Als der Musiker seinen Song Bang Bang für ein Schwarzes Publikum spielt, reagieren die Zuschauer*innen nämlich mit Rufen auf Cubas Riffs und beteiligen sich auf diese Weise selbst an der Show.

1.  On The Radio (1979)

Genau wie bei Last Dance, handelt es sich auch bei On The Radio um einen Soundtrack-Beitrag zu einem Film. Dieses Mal heißt der Streifen Jeanies Clique und erzählt die Geschichte der vier weiblichen Teenager Jeanie, Annie, Madge und Deirdre, die gemeinsam durch dick und dünn gehen. Das Leben der Vier hat nicht allzu viel zu bieten, also feiern sie ihren Frust einfach gemeinsam weg. Filmkritiker Roger Ebert von den Chicago Sun-Times bezeichnete den Streifen als „ambitionierten Film“, für den Drehbuchautor Gerald Ayres sorgfältig recherchiert habe. „Der Film ist einer der seltenen Versuche, ein Porträt der Art und Weise zu zeichnen, wie Teenager in Vorstadtkulturen heute wirklich leben“, so Ebert. Donna Summer und Produzent Giorgio Moroder liefern mit On The Radio den perfekten Song dazu, der sicher auch davon lebt, dass Summer genau wusste, welches Gefühl es für Jeanies Clique einzufangen galt.

Du willst nichts mehr in der Rockwelt verpassen? Melde dich hier für unseren Newsletter an und werde regelmäßig von uns über die wichtigsten Neuigkeiten, die spannendsten Geschichten sowie die besten Veröffentlichungen und Aktionen informiert!

10 Soul-Empfehlungen für den Einstieg

Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Continue Reading

Platten

Motown: Die 15 wichtigsten Songs aus der legendären Hitfabrik

Published on

Motown

Gespeist aus einem gewaltigen Backkatalog, der Jahrzehnte umspannt, haben die größten Hits aus dem Hause Motown nicht nur eine Ära definiert: Sie sind dermaßen zeitlos, dass sie längst als Inbegriff des „Classic Pop“ gelten müssen. Dass Berry Gordy es geschafft hat, sein unabhängiges Soul-Label aus Detroit zu einer der bekanntesten Musikadressen der Welt zu machen, ist an sich schon bemerkenswert. Dass die bei Motown veröffentlichten Titel auch nach so langer Zeit zu den bekanntesten und mitreißendsten Aufnahmen der Musikgeschichte zählen, unterstreicht, was für ein einzigartiges Gespür Mr. Gordy hatte. Die 15 Titel, die nun folgen, sind dabei nur die Spitze des Eisbergs.

von Ian McCann

Jetzt in unserem Shop erhältlich:

V.A. - Motown: The Complete No 1
V.A.
Motown: The Complete No 1’s
Ltd. 60th Anniversary Boxset Edition

HIER BESTELLEN

Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT

15. I Want You (Marvin Gaye)

Das Verlangen überwältigt Marvin Gaye im Verlauf des Titelsongs seines I Want You-Longplayers aus dem Jahr 1976. Produziert von Leon Ware, der außerdem Co-Autor ist, kann sich dieser Song mitunter sogar fast schon zu intim anfühlen, sollte man gerade nicht in Stimmung sein – doch wer bitte ist schon nicht in Stimmung, wenn Mr. Gaye loslegt?

14. Heaven Must Have Sent You (The Elgins)

Die vom Hitmaker-Trio Holland-Dozier-Holland komponierte und produzierte Single sollte für The Elgins der einzige wirklich große Hit bleiben – dabei hätten ihre Ausnahmestimmen deutlich mehr Erfolge verdient. Doch 1966 ein Top-50-Titel in den Staaten, mussten sie auch noch fünf Jahre warten, bis ihr Hit in England die Top-3 knackte. Trotzdem: Auch musikalisch ganz klar ein Geschenk des Himmels!

13. Just My Imagination (Running Away With Me) (The Temptations)

Eine verträumte – genauer: tagträumerische – Ballade, die zugleich als Abschiedsgeschenk von Eddie Kendricks an The Temptations fungierte. Was als Geschichte von einem verblendeten Schwärmer beginnt, verwandelt Kendricks in einen Traum aller Fans. Außerdem war’s ein Abschiedsgruß an den Kollegen Paul Williams, der 1971 aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste.

12. Reach Out I’ll Be There (Four Tops)

Der Monsterhit der Four Tops aus dem Jahr 1966. Levi Stubbs aktiviert jeden Muskel, spannt jede Sehne, belastet seine Stimmbänder aufs Äußerste, um allen Zuhörenden klarzumachen, dass er bereit wäre, sie zu fangen, sollten sie denn einmal fallen. Was für ein Typ. Was für ein Track.

11. My Guy (Mary Wells)

Die etwas wehklagend wirkende Sirene zu Beginn markiert den Auftakt zu jenem Song aus dem Jahr 1964, der damals wie eine Bombe einschlug. Von Smokey Robinson komponiert, war der Song für Mary Wells hinterher auch der größte Motown-Hit – denn wenig später verabschiedete sie sich nach vielen Jahren vom Label. Auch heute klingt der Song immer noch so klar und lebendig wie vor gut 50 Jahren.

10. My Girl (The Temptations)

Die Antwort auf My Guy (Mary Wells) schrieb Smokey mit My Girl: Der nächste große Wurf, der gerade durch das reduzierte Gitarrenspiel von Robert White so unwiderstehlich wird, weil das Motiv so grandios mit David Ruffins Gesang harmoniert. Zärtlich und dabei doch lebhaft, darf dieser Titel als inoffizielle Hymne und Erkennungsmelodie der Temptations gelten.

9. Sir Duke (Stevie Wonder)

Mit seiner Verneigung vor jenen Swing-Jazz-Ikonen, die ihn als Kind inspiriert hatten, lieferte Stevie Wonder im Jahr 1976 einen dermaßen ausgelassenen Titel ab, dass man fast meinen könnte, „Sir“ Duke Ellington persönlich habe ihn eingespielt – nur klang die Single dafür dann doch einen Tick zu funky! Ein großer, fröhlicher, überschwänglicher Platz-1-Kandidat im Jahr 1977.

8. Stop! In The Name Of Love (The Supremes)

Schluss mit den Spielchen, Junge! Denn The Supremes wissen ganz genau, was du da treibst – und der dazugehörige Song funktioniert als Bitte um Besserung und als unüberhörbarer Warnschuss zugleich. Allein wie die charmanten Damen das Wörtchen „charms“ benutzen! Also wenn diese Message nicht bei ihm ankommt, dann kann er nur ein seelenloses Wesen sein. Oder taub.

7. The Tracks Of My Tears (The Miracles)

Noch so ein miracle von Smokey: Dieses vertonte Geständnis war 1965 ein Top-10-Hit in den USA – hätte aber noch deutlich höher in den Charts klettern müssen. Das Problem: Die Dinge sind nicht immer so, wie es scheint. Ein Thema, das er auch mit Tears Of A Clown umkreisen sollte. Sein Leid ist der Stoff für ein Lied, das man nicht mehr aus dem Kopf bekommt.

6. I Want You Back (Jackson 5)

Die Jungs aus Gary, Indiana drehten mal so richtig auf für ihre erste Tamla-Veröffentlichung: Wie eine Kreuzung aus ganz, ganz jungen Sly And The Family Stone mit den Temptations im Teenager-Alter wirkte das. Veröffentlicht 1969, ganz oben in den Charts im Jahr drauf: Es war die Geburtsstunde eine Legende.

5. What Becomes Of The Brokenhearted (Jimmy Ruffin)

Auch der Bruder des Temptations-Sängers ergriff seine Chance bzw. das Mikrofon: Hier präsentiert er eine eher düstere Geschichte aus dem Land der Verlassenen und Einsamen. Von Anfang an beliebter bei den Briten und Britinnen als in den USA, schaffte es die Single doch immerhin auf Platz 7 der US-Charts. Kein Wunder bei so viel Soul.

4. I Heard It Through The Grapevine (Marvin Gaye)

Marvin Gaye war nicht der erste, der I Heard It Through The Grapevine aufgenommen hat. Auch nicht der erste, der damit die Charts eroberte, denn das hatten vor ihm schon Gladys Knight And The Pips übernommen. Trotzdem ist seine Version, gedrosselt und eindringlich, diejenige, die zum Klassiker werden sollte. Die Single war riesengroß im Jahr 1968. Und sie ist es heute noch.

3. Papa Was A Rollin’ Stone (The Temptations)

Auch diesen Song hatten Undisputed Truth schon im Jahr zuvor eingespielt, aber erst The Temptations machten ihn 1973 zum Mega-Hit. Man sagt, die Bandmitglieder hätten sich zunächst nicht wirklich wohl damit gefühlt, dermaßen abfällig über ihre Papas zu reden – schließlich waren die Väter allesamt ganz anständige Leute. Pure Fiktion also, und fantastisch eingängig verpackt.

2. Someday We’ll Be Together (Diana Ross And The Supremes)

Mit dieser Version des Johnny And Jackey-Duetts aus dem Jahr 1961 verabschiedete sich Diana Ross von den Supremes: Passend dazu klingt der Song denn auch nach Resignation und Hoffnungsschimmer zugleich. Das Arrangement ist dem Original überraschend ähnlich; verantwortlich dafür war Johnny Bristol persönlich, der Johnny also von Johnny And Jackey. Ironisch daran ist vor allem, dass die Supremes genau genommen gar nicht mitsingen. Denn man hört nur Diana Ross, deren Stimme von Mr. Bristol immer höher und höher getrieben wird.

1. Ain’t No Mountain High Enough (Marvin Gaye & Tammi Terrell)

Die Bergspitze des Sixties-Pop, einer der größten Soul-Tracks aller Zeiten, und für viele Menschen auch ganz klar: der Höhepunkt der Motown-Ära. Der von Ashford & Simpson komponierte Song vereint Gospel-Wurzeln mit himmlischem Soul – in einem Arrangement, das sich aus seichten Tälern bis in luftige Höhen erhebt. Marvin und Tammi klangen nie besser als hier, weder zusammen noch als Solokünstler. So leidenschaftlich. So ambitioniert.

Du willst nichts mehr in der Rockwelt verpassen? Melde dich hier für unseren Newsletter an und werde regelmäßig von uns über die wichtigsten Neuigkeiten, die spannendsten Geschichten sowie die besten Veröffentlichungen und Aktionen informiert!

Motown Records: Vom Party- zum Protest-Sound einer ganzen Generation

Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Continue Reading

Popkultur

Zeitsprung: Am 16.5.2010 verstirbt der große Ronnie James Dio.

Published on

Foto: Fin Costello/Redferns/Getty Images

"Anekdoten, Jubiläen und wilde Geschichten: Was an diesem Tag in der Welt der Musik passiert ist, lest ihr täglich in unserem Zeitsprung. Heute: 16.5.2010.

von Frank Thießies und Christof Leim

Am 16. Mai 2010 verstummt eine der größten Stimmen des Hard Rock und Heavy Metal: Ronnie James Dio erliegt im Alter von 67 Jahren einem Magenkrebsleiden. Mit den Bands Rainbow, Black Sabbath und seiner eigenen Formation Dio hat der Sänger beide Genres über Jahrzehnte hinweg mit seinem Göttergesang geprägt wie kaum ein anderer. Ganz zu schweigen von der Einführung einer szenetypischen Handgeste und einem Faible für Fantasy-Texte….

Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT

Hier könnt ihr euch Dios größte Solohits in der Livefassung anhören:

Auf die Welt kommt Ronald James Padavona am 10. Juli 1942 in Portsmouth, New Hampshire, seine Kindheit verbringt er in Cortland, New York. Zur Musik kommt der Junge zunächst durch eine klassisch orientierte Ausbildung an der Trompete. Bass und seine legendäre Kernkompetenz, der Gesang, gesellen sich erst später zu seinem Repertoire. Zunächst verfolgt er seinen Musikertraum in Schultanzkapellen und später in diversen Rock’n’Roll-Gruppierungen, ab 1960 gibt es sich den Mafioso-inspirierten Künstlernachnamen Dio. 


Jetzt in unserem Shop erhältlich:

Dio - Die besten Alben
Dio
Die besten Alben
LP, 2LP

HIER BESTELLEN


Von Elfen und Trompeten

Anfang der Siebziger wird es dann wirklich ernst. Im August 1972 veröffentlich Dio mit seiner langjährigen Band Elf den ersten gleichnamigen Langspieler, der noch irgendwo zwischen Blues und Pub-Rock pendelt. Trotz Deep Purple als prominenten Paten und Unterstützern bringen Elf zwar auf drei Platten, schaffen den großen Durchbruch aber nicht. Dafür ist Deep-Purple-Gitarrist Ritchie Blackmore derart von Dio begeistert, dass er den Sänger und den Rest von Elf (minus den Gitarristen) als Begleitmusiker für seinen ersten Albumalleingang Ritchie Blackmore’s Rainbow (1975) engagiert – und nach dem Ausstieg bei Deep Purple zu seiner neuen Soloband macht. Im Verlauf von drei gemeinsamen Alben, unter dem verkürzten Namen Rainbow (etwa Long Live Rock’n’Roll  und On Stage) finden Dios Ausnahmestimme und seine Leidenschaft für Drachen und andere Fantasyfiguren ihre hart rockende Spielwiese.

Mit dem als schwierig geltenden Blackmore kommt es 1979 jedoch zum Streit. Als glückliche Fügung gestaltet es sich, dass Black Sabbath just ihren Sänger Ozzy Osbourne rausgeworfen haben und ihr Gitarrist Tony Iommi mit Dio bereits bekannt ist und zusammenarbeiten möchte. Die neu geschmiedete stählerne Allianz entfacht mit dem 1980 erscheinenden künftigen Klassiker Heaven And Hell nicht nur einen gehörigen kreativen Funkenschlag, sondern schafft es auch, die seit Ende der Siebziger stilistisch und qualitativ strauchelnden Black Sabbath für eine neue metallische Dekade fit und gleichermaßen relevant zu machen. 

Die Pommesgabel

Während seiner Zeit mit Black Sabbath bringt Dio auch (s)ein ultimatives metallisches Markenzeichen ins Spiel. Die sogenannte „mano cornuta“, italienisch für „gehörnte Hand“, und heute gemeinhin als „Pommesgabel“ bekannt, wird schnell zum neuen Heavy-Metal-Wahrzeichen und globalen Erkennungsgruß unter der wachsenden Krachmusikgemeinde. Musikalisch und menschlich leben sich der Sänger und Black Sabbath jedoch schneller auseinander, als es den (neuen) Fans lieb ist. Nach lediglich zwei Studio- und einem Livealbum geht man – zunächst – wieder getrennter Wege. 

Dio gründet im direkten Anschluss mit Schlagzeuger Vinny Appice, Gitarrist Vivian Campbell und Bassist Jimmy Bain die Band, die seinen Namen trägt. Deren Debüt Holy Diver gerät 1983 zum gefeierten Erfolg und bildet den Grundstein einer Solokarriere, die vom Zweitwerk The Last In Line (1984) bis zur 2004er-Veröffentlichung Master Of The Moon zehn Studioalben umfasst. Insbesondere in den Achtzigern sind Dios Songs nicht nur für alle Tolkien-Jünger und Rollenspiel-Fans ein Traum. Vielmehr gestaltet der Sänger mit wechselnden musikalischen Mitstreitern das Bild vom hymnischen Achtziger-Metal maßgeblich mit und stellt zudem die Weichen für das Schwertschwinger-affinste Subgenre: Power Metal.

Himmel und Hölle

An die Erfolge der fruchtbaren Symbiose mit dem Black-Sabbath-Lager kann der grazile Mann mit der großen Stimme ebenfalls noch zwei Mal anknüpfen. Zunächst kreuzen sich die Wege von Dio, Schlagzeuger Vinny Appice und der Hälfte der Sabbath-Urbesetzung aus Tony Iommi und Geezer Butler für das gemeinsame Black-Sabbath-Album Dehumanizer im Jahre 1992 erneut. 2009 erlebt dieselbe Konstellation mit der Platte The Devil You Know unter dem neuen Bandnamen Heaven & Hell einen zweiten Frühling. Gefeierte Tour- und Festivalauftritte wie etwa der vom Wacken Open Air 2009 (welcher sich nachträglich als letzter Auftritt von Ronnie James Dio auf dem europäischen Festland entpuppen wird) lassen einen neuen Lauf für die Formation erhoffen. 

Rest in peace: Ronnie James Dio – 1942-2010. Foto: Gene Kirkland/Warner/Promo

Dann kommt die verheerende Krebs-Diagnose. Bis zum Schluss plant der Erkrankte eine baldige Rückkehr auf die Bühne und bucht Termine mit Heaven & Hell um. Doch am 16. Mai 2010 erliegt er schließlich im Alter von 67 Jahren seinem Krebsleiden. Ein Tag, an dem die Welt des Metal und der Musik allgemein kollektiv trauert. Gedenkaktionen wie etwa die Umbenennung von Festivalbühnen zu Ehren des Meisters sind in Folge an der Tagesordnung, ebenso Tribute-Bands oder einfach neue Zusammenschlüsse von ehemaligen Weggefährten, etwa in Last In Line oder Dio Disciples. Sogar als Hologramm erfährt Dio inzwischen gelegentlich seine Wiederauferstehung auf der Bühne, was ihn auf Augenhöhe mit anderen toten Projektionsstars wie Elvis, Roy Orbison oder Tupac Shakur erhebt, die Fans aber auch polarisiert. Die Dinge gestalten sich eben komplizierter, wenn man schon zu Lebzeiten eine Lichtgestalt ist… 

Zeitsprung: Am 17.4.1980 feiern Black Sabbath mit Dio Premiere – in Ostfriesland.

 

Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Podcast - Stories, Rock & Popkultur
ADVERTISEMENT
Continue Reading

Latest Music News

Top Stories

Don't Miss